domingo, 30 de noviembre de 2014

LA OBRA MÁS POLÉMICA

JOHN SINGER SARGENT 
Fue un pintor estadounidense, considerado el "retratista de más éxito de su generación". Durante su carrera, creó cerca de 900 pinturas al óleo y más de 2.000 acuarelas, así como innumerables bocetos y dibujos al carboncillo. 
Desde el principio, su trabajo se caracterizó por una destacable habilidad técnica, particularmente su facilidad para el dibujo con el pincel. Sus retratos de encargo se enmarcaban dentro de un estilo clasicista, mientras que sus estudios informales y bocetos mostraban una cierta cercanía con el impresionismo.

PORTRAIT OF MADAME X
SU OBRA MÁS POLÉMICA Y LA MEJOR

Esta pintura es especial debido a que no es un retrato por encargo, sino todo lo contrario, Sargent se lo ofreció a Madame Gautreau pintarla.
Terminó el cuadro, aproximadamente en el periodo de un año.
La primera versión del retrato, pintó a Madame Gautreau, con su famoso escote, una piel blanca y rozagante, con una posición altiva que denotaba arrogancia. Los detalles que contaba el vestido era un tirante caído que le sumaba un toque sensual y atrevido al cuadro.


Se expuso en el Salón de París en 1884, sin embargo, fue muy criticado por los espectadores. Se le acuso a Madame Gautream de haber tenido una aventura con el pintor. Sargent intenta corregirlo, pero es demasiado tarde y la descalificación de público le lleva a mudarse de París a Inglaterra.
 Mantuvo su pintura en Londres hasta 1916, que la vendió al Metropolitan Museum of Art, tras la muerte de Madame Gautreau.

IMPRESIONISTAS

EDGAR DEGAS
(Hilaire-Germain-Edgar de Gas) 

Fue un pintor y escultor francés. Es conocido por su visión particular sobre el mundo del ballet, capturando escenas sutiles y bellas, en obras al pastel. Las pinturas no tienen ni sombreas ni perspectivas.



LAS BAILARINAS DE DEGAS



MARY STEVENSON CASSATT 
Fue una pintora estadounidense. Perteneció a una familia acomodada en la que la educación era muy valorada y en un ambiente que concedía gran importancia a la cultura de viajar. Los negocios de su padre le permitieron ya durante su infancia pasar cinco años en Europa y visitar las principales capitales, como Londres, Paris o Berlín; durante esta estancia aprendió idiomas y recibió sus primeras clases de música y dibujo. Pinta temas cotidianos (sobre todo mujeres con hijos)

ALGUNAS OBRAS DE MARY CASSATT



WINSLOW HOMER

 Fue un pintor naturalista estadounidense, considerado junto con Thomas Eakins como uno de los más grandes artistas de su país en el siglo XIX.
EL VIENTO SE LEVANTA

JEAN-FRANCOIS MILLET

Fue un pintor francés realista y uno de loa fundadores de la escuela de Barbizon en Francia. Se destaca por sus escenas de granjeros campesinos, donde quiere expresar la inocencia del hombre campesino en contraposición a la degradación que acompaña al cuidadano inmerso en la sociedad industrial. Se le incluye en los movimientos realista y naturalista.

OBRAS DE MILLET

CLAUDE MONET

(OSCAR-CLAUDE MONET)
Fue un pintor francés, uno de los creadores de la pintura impresionista. El término impresionismo deriva del título de su obra Impresión, sol naciente (1872).
En la década de 1870 formó parte de las exposiciones impresionistas en las cuales también participaron Pierre-Auguste Renoir y Edgar Gegas. En 1890, Monet desarrolló el concepto de las «series», en las que un motivo es pintado repetidas veces con distinta iluminación. 
Obras famosas:
BAIN Á LA GRENOUILLÉRE
Uno de los lugares favoritos de Monet era el restaurante de la isla "La Grenouillère". Los jóvenes pintores encontraron en este maravilloso entorno la inspiración, realizando varias obras. Monet presenta en el centro de su composición la plancha flotante circular conocida como "Camembert" por su forma. En la derecha se sitúa el puesto de alquiler de botes, unido con una pasarela de madera a la zona central. La densa vegetación existente crea una zona de sombras en primer plano mientras que en el fondo las luces del sol iluminan los árboles y la otra orilla. Este contraste lumínico otorga un mayor efecto realista a la composición. La pincelada empleada por Monet es muy rápida, con largos toques de color que consiguen una mayor sensación de momentaneidad.

IMPRESSION, SOLEIL LEVANT
 El escándalo de 1863 motivó la creación del Salón de los Rechazados. Los pintores que se reunían en el Café Guerbois en torno a Manet decidieron crear un foro de exposición diferente a los oficiales así surge la I Exposición de la sociedad anónima de artistas pintores, escultores y grabadores en las salas que el fotógrafo Nadar les prestó. A esa exposición Monet presentó nueve cuadros, entre los que destacó esta imagen que contemplamos ya que fue la que dio nombre al grupo. Impresión, sol naciente es una imagen tomada directamente del natural por Monet en Le Havre, representando las neblinas del puerto al amanecer mientras que el sol "lucha" por despuntar, creando magníficos reflejos anaranjados en el mar y en el cielo. La sensación atmosférica domina una escena en donde las formas desaparecen casi por completo. Los colores han sido aplicados con pinceladas rápidas y empastadas, apreciándose la dirección del pincel a simple vista, resultando una imagen de enorme atractivo tanto por su significado como por su estética.

UN BAR AUX FOLIES BERGÉRE

 Pintado y expuesto en el Salón de Paris en 1882, fue la última gran obra del Manet. En la obra, Manet la centra en el reconocido cabaret parisino el Folies Bergére. 
Manet presenta a una chica delante de un fondo vívido y típicamente impresionista, en este caso el bar cabaret de Folies Bergére. El Folies Bergère era uno de los numerosos cafés-concierto de la noche parisina, había sido el cabaret preferido por la clase proletaria. Manet realizó bocetos preparatorios de esta escena (Barra del Folies) introduciendo diferentes novedades en el cuadro acabado. La modelo era una de las dos camareras del local llamada Suzon, que posó para el pintor en su estudio, de donde apenas podía moverse debido a su enfermedad. El cliente que vemos reflejado en el espejo sería el pintor Gaston Latouche.
DE IZQUIERDA A DERECHA: MÉRY LAURENT Y GASTON DE LA TOUCHE 
Entre los parroquianos que se reflejan en el espejo se ha identificado a Méry Laurent, de blanco, y al pintor Henry Dupray. En la imagen se recrea un complejo sistema de ilusión y realidad, que mezcla lo artificial con lo natural: el cuadro es en su mayor parte tan sólo el reflejo de un gran espejo tras la camarera, que impide que la mirada del espectador profundice en la escena, y que lo devuelve con fuerza hacia el exterior. El espacio es angosto, oprimido por la presencia de la barra; ante la camarera, de mirada vacía, perdida, agotada y sin ningún interés, se encuentra la figura del cliente, que sólo apreciamos en el reflejo del cuadro. El cliente, igual que el espectador, parece estar entablando una negociación con la camarera, una de las atracciones de la sala. En primer plano se puede contemplar una magnífica naturaleza muerta, relacionada completamente con la vida moderna y que es criticada como una naturaleza muerta sin errores. En cuanto a la técnica pictórica, el repertorio del Impresionismo está detallado al máximo. 

ÉDOUARD MANET

Fue un pintor francés, reconocido por la influencia que ejerció sobre los iniciadores del impresionismo.
De todos los artistas de su tiempo, Manet era quizás el más contradictorio. Aunque se le consideraba un personaje controvertido y rebelde.Tuvo que esperar al final de su vida para conseguir el éxito que su talento merecía. Pese a que se le considera uno de los padres del Impresionismo, nunca fue un impresionista en el sentido estricto de la palabra. Sus objetivos no eran compatibles con los de los impresionistas, por mucho que se respetaran mutuamente.
La notoriedad de Manet se debió más a los temas de sus cuadros, considerados escandalosos, que a la novedad de su estilo. No fue hasta mediados de la década de 1870 que empezó a utilizar técnicas impresionistas. Manet buscaba crear un tipo libre de composición que estaría, sin embargo, tan herméticamente organizada en su superficie como los cuadros de Velázquez.
En los años sesenta, sin embargo, su pintura de tema español, tan de moda por entonces en Francia, fue bastante bien acogida y en 1861 el Salón aceptó por primera vez un cuadro suyo, el Guitarrista español.
El tono general de la obra de Manet no es el de un pintor radical únicamente preocupado por el mundo visual. Él es un sofisticado habitante de la ciudad, un caballero que se ajusta en todo al concepto decimonónico de dandi. 


.
El reto lo planteaba una realidad contemporánea, las escenas con el tema del ocio en el campo estaban ya muy enraizadas en el arte occidental y abundaban tanto en las ilustraciones populares como en el arte académico, pero el cuadro de Manet pertenece a un orden distinto, desconcertante por la evidente inmediatez con que se enfrenta al espectador.
Pero más escandalosa todavía fue la Olympia, pintada en 1863. Entre las razones por las que este cuadro iba a resultar chocante no son las menos importantes el hecho no sólo de que es una cle Tiziano, sino también una flagrante descripción de los hábitos sexuales modernos.
Manet sustituye en él a una diosa veneciana del amor y la belleza por una refinada prostituta parisina. 
Manet se convirtió así, casi sin quererlo, en el personaje principal del grupo que se reunía en el Café Guerbois, la cuna del Impresionismo.

Ningún pintor del grupo impresionista ha sido tan discutido como Manet. Para algunos, fue el pintor más puro que haya habido jamás. Para otros, construyó simbólicos criptogramas en los que todo puede ser descifrado según una clave secreta, pero inteligible. Para algunos, Manet fue el primer pintor genuinamente moderno, que liberó al arte de sus miméticas tareas. Para otros, fue el último gran pintor de los viejos maestros, demasiado enraizado en una multitud de referencias histórico-artísticas.
Algunos creen todavía que fue un pintor de deficiente técnica, incapaz completamente de conseguir una coherencia espacial o compositiva. Otros piensan, por fin, que fueron precisamente estos "defectos" los que constituyeron su deliberada contribución a las drásticas y enormemente fructíferas transformaciones que introdujo en la estructura pictórica.

EL ARTE EVOLUCIONA Y MODIFICA SU BELLEZA CON EL TIEMPO...

LEONARDO DA VINCI
(LEONARDO DI SER PIERO DA VINCI)

Fue un pintor florenctino. Notable polímata del Renacimiento italiano. 
Frecuentemente descrito como un arquetipo y simbolo del hombre del Renacimineto, genio universal, además de filosofo humanista. Leonardo da Vinci es considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y, probablemente, es la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido. 
Su asociación histórica más famosa es la pintura, siendo dos de sus obras más célebres, "La Gioconda" y "La Última Cena", al igual que su dibujo del "Hombre de Vitruvio", que llegaría a ser retomado en numerosos trabajos derivados. 
.

DE ARRIBA A ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA: "LA ÚLTIMA CENA; EL HOMBRE DE VITRUVIO; LA GIOCONDA.


THOMAS COWPERTHWAIITE EAKINS

En 1868 comienza con una brillante carrera como pintor realista. Enamorado de la realidad óptica, se interesó por la fotografía. 

CRISTO CRUCIFICADO


PAUL GAUGUIN

 Fue un pintor postimpresionista. Desarrolló la parte más distintiva de su producción en el Caribe y en Oceanía, volcándose mayormente en paisajes y desnudos muy audaces para la época por su rusticidad y colorido rotundo, opuestos a la pintura burguesa y esteticista predominante en la cultura occidental.
Su obra está considerada entre las más importantes de los pintores franceses del siglo XIX y mantuvo su influjo más tiempo que los impresionistas, contribuyendo decisivamente al arte moderno del siglo XX. 
EL CRISTO AMARILLO

POSTIMPRESIONISMO


Es un término histórico-artístico que se aplica a los estilos pictóricos de finales del siglo XIX y principios del XX posteriores al impresionismo. Lo acuñó el crítico británico Roger Fry. Este término engloba diversos estilos personales planteándolos como una extensión del impresionismo y a la vez como un rechazo a las limitaciones de este. Los postimpresionistas continuaron utilizando colores vivos, una aplicación compacta de la pintura, pinceladas distinguibles y temas de la vida real, pero intentaron llevar más emoción y expresión a su pintura. Sus exponentes reaccionaron contra el deseo de reflejar fielmente la naturaleza y presentaron una visión más subjetiva del mundo.

SIGLO XIX, NO MÁS BELLEZA

Algunos de los pintores que le ponen fin a la belleza son:

GUSTAVE COURBET


FRANCISCO DE GOYA


PETER PAUL RUBENS 

ÉDOUARD MANET